Ⅰ 画油画诀窍和调色要点
画画,画的是画者对世界的认识与感受,不要执着于技巧!
油画工具材料的限定导致油画绘制技法的复杂性。几个世纪以来,艺术家在实践中创造了多种油画技法,使油画材料发挥出充分的表现效果。油画主要技有: ① 透明覆色法,即用不加白色而只是被调色油稀释的颜料进行多层次描绘。必须在每一层干透后进行下一层上色,由于每层的颜色都较稀薄,下层的颜色能隐约透露出来,与上层的颜色形成变化微妙的色调。例如在深红的色层上涂罩稳重的蓝色,就会产生蓝中透紫即冷中寓暖的丰富效果,这往往是调色板上无法调出的色调。这种画法适于表现物象的质感和厚实感,尤其能惟妙惟肖地描绘出人物肌肤细腻的色彩变化,令人感到肌肤表皮之下流动着血液。它的缺点是色域较窄,制作过程工细,完成作品的时间长,不易于表达画家即时的艺术创作情感。 ② 不透明覆色法,也称多层次着色法。作画时先用单色画出形体大貌,然后用颜色多层次塑造,暗部往往画得较薄,中间调子和亮部则层层厚涂,或盖或留,形成色块对比。由于厚薄不一,显出色彩的丰富韵意与肌理。透明与不透明两种画法没有严格的区别,画家经常在一幅画作中综合运用。表现处在暗部或阴影中的物象时,用透明覆色法可以产生稳定、深邃的体积感和空间感;不透明覆色法则易于塑造处在暗部以外的形体,增加画面色彩的饱和度。19世纪以前的画家大都采用这两种画法,制作作品的时间一般较长,有的画完一层后经长期放置,待色层完全干透后再进行描绘。 ③ 不透明一次着色法,也称为直接着色法。即在画布上作出物象形体轮廓后,凭借对物象的色彩感觉或对画面色彩的构思铺设颜色,基本上一次画完,不正确的部位用画刀刮去后继续上色调整。这种画法中每笔所蘸的颜料比较浓厚,色彩饱和度高,笔触也较清晰,易于表达作画时的生动感受。19世纪中叶后的许多画家较多采用这种画法。为使一次着色后达到色层饱满的效果,必须讲究笔势的运用即涂法,常用的涂法分为平涂、散涂和厚涂。平涂就是用单向的力度、均匀的笔势涂绘成大面积色彩,适于在平稳、安定的构图中塑造静态的形体;散涂指的是依据所画形体的自然转折趋势运笔,笔触比较松散、灵活;厚涂则是全幅或局部地厚堆颜料,有的形成高达数毫米的色层或色块,使颜料表现出质地的趣味,形象也得到强化。 作为一种艺术语言,油画包括色彩、明暗、线条、肌理、笔触、质感、光感、空间、构图等多项造型因素,油画技法的作用在于将各项造型因素综合地或侧重单项地体现出来,油画材料的性能充分提供了在二度的平面底子上运用油画技法的可能。油画的制作过程就是艺术家自觉地熟练地驾驭油画材料、选择并运用可以表达艺术思想、形成艺术形象的技法的创造过程。油画作品既表达了艺术家赋予的思想内容,又展示了油画语言独特的美——绘画性。 1:准备好所需要的材料!如(颜料油画笔松节油油画专用油油画调色板废旧报纸油画刀) 2:油画框用定做的比较好,一般是木头框!绷上油画布(麻布)!(根据自己想画的大小可以任意做).然后刷三次乳白胶!一定要刷到位!待干后就可以画了!这些东西在美术用品店有售!大学附近也有售! 一个框子加布如果是半开那样大的话售价在20元左右!具体还有什么疑问可以留言在你的问题下面!然后给你解决!有专门的入门书籍,从画布,颜色的设配开始。你已经学过水粉,应该已以有过素描的基础,相信应该会很快掌握的。 还有,刷一层白乳胶就行(厚薄自己掌握,效果会不一样),只要不漏油,我平常练习就经常这样画,效果还很不错。但这样的画不利于保存,也不便于展览,你可以尝试画在木板上,同样刷上胶,画起来感觉会很好,也便于保存。 油画和水粉在画法上相近 如果你有水粉基础 应该很快就能上手的,只是油画当然不象水粉干的这么快 所以在覆盖的时候要采用点小技巧:可以干了以后画(不是要全干,只要不影响颜色覆盖即可了) 也就是一层一层画,先打底,打底时用快干油,然后快干油的用量要层层递减,如果在堆颜色的时候发现需要修改 则要用刮刀刮去.我个人觉得水粉能画到什么程度 油画就能画到什么程度了~!那再介绍一下油画需要用的工具:油画颜料(马利,温沙牛顿比较好 别买美邦的) 油画笔(圆头猪鬃为主,扇形笔,刻画细部用的小尖笔),画框,调色油,快干油,刮刀,调色板,塑型膏(一般刚买来的木制调色板都会吸油,所以最好用塑型膏在表面涂一层),报纸撕成小块擦笔用(油画笔脏了不象画水粉水里一甩就干净了 它只能用报纸擦),松节油(既可以调色用又可以洗笔,这里的洗笔是指你每天画完后一段时间内不画时才用的办法哦,不洗干净画笔的话下次在用时笔就干了 而且很难洗干净几乎就废了) 差不多这些就可以满足你的油画愿望了~~ 最后提醒你,油画是需要很扎实的功底的,这需要长时间刻苦的练习,不是一句话就能解释的了的,艺术一途没有捷径,只有多练多看多想多请教 挫 挫是用油画笔的根部落笔着色的方法,按下笔后稍作挫动然后提起,如书法的逆锋行笔,苍劲结实。笔尖与笔根蘸取颜色的差异、按笔的轻重方向不同能产生多种变化和趣味。 拍 用宽的油画笔或扇形笔蘸色后在画面上轻轻拍打的技法称为拍。拍能产生一定的起伏肌理,既不十分明显,又不致过于简单,也可处理原先太强的笔触或色彩,使其减弱。 揉 揉是指把画面上两种或几种不同的颜色用笔直接操合的方法,颜色操合后产生自然的混合变化,获得微妙而鲜明的色彩及明暗对比,并可起到过渡衔接的作用。 线 线是指用笔勾画的线条,油画勾线一般用软毫的尖头绪,但在不同的风格中,圆头、校形和旧的扁笔也可勾画出类似书强中锋般的浑厚线条。东西方绘画开始时都是用线造型的,在早期油画中通常都以精确严谨的线条轮廓起稿,坦泼拉技法中排线法是形成明暗的主要手段。西方油画到后来才演变为以明暗和体首为主,但尽管如此,油画中线的因素也从未消失过。纤细、豪放、工整或随意不拘以及反复交错叠压的各种线条运用,使油画语言更为丰富,不同形体边线的处理更是十分重要。东方绘画的用线也影响了很多西方现代大师的风格,如马蒂斯、凡高、毕加索、米罗和克利等都是用线的高手。 油画 油画是西洋绘画中的主要的一个画种。用快干油质调和颜料,绘制在经过处理的画布、板、厚纸或墙面上的绘画艺术。早期油画采有“坦泼拉”(Temere)画法,即用鸡蛋黄或蛋清作为调料溶合矿物颜料作画,再作薄而透明油色罩在画上。15世纪,尼德兰画家凡? 爱克兄弟改用亚麻仁油和核桃油等快干油作为调和剂,使颜色易于调和,被广泛地运用。特点为运笔自如,并可层层敷设,提高色彩亮度,能较充分地表现物体的真实感和丰富的色彩效果。从此,新材料和新技法很快流传全欧洲。凡? 爱克兄弟因此被称作欧洲油画的创造人。20世纪初我国出现研习油画者渐多,其中李叔同(1880―1952)最早研习油画并把这种技法介绍到中国来。这确实是所有漫画人都在提出的问题:画漫画是个苦差事,前途看起来又不那么光明,我们怎么办? 在这环境下,我不会走纯漫画的路线,而倾向在艺术家和漫画家中间摸索一个比较适合的方向,那就可以走出一条不一样的路。因为纯粹只画漫画,出路太少了,不要说家人,连自己也会对自己失去信心。创作是一种行动,自己给自己要求,有时可以少睡两小时而多画两页漫画,时间都由自己安排,而不是坚持每晚要睡八小时然后说时间不够。可是暂时很少见有人这样努力不懈,不惜一切地画画,而是将时间放在别的事情上。慢慢沉淀不用急……因为小朋友不会留意权力和金钱的重要性,所以做艺术的人最好像一个小朋友那样不理会金钱和权力,也不牵涉进入这些事务,才能做出好作品。这点是可以从以前的艺术家身上得到证明的,我们都要尽量去平衡所有方面的东西吧!
Ⅱ 油画色彩搭配
画油画色彩的基本常识和色彩的搭配
尺度间色是二原色等量混合的结果,不等量混合则滋生出不同色相变化。如:
红+黄=红橙(红多黄少,俗称桔红)
橙色(等量混合,俗称桔黄)
黄+蓝=黄绿(黄多蓝少)草绿
绿色(等量混合)中绿
蓝绿(蓝多黄少)深绿
蓝+红=红紫(红多蓝少)
紫色(等量混合)
蓝紫(蓝多红少) 原色适当相混: 二间色适当相混:
红灰色:红多,黄、蓝少 黄灰:橙加黄
黄灰色:黄多,红、蓝少 蓝灰:绿加紫
蓝灰色:蓝多,红、黄少 红灰:橙加紫
纯灰:黑加白
色彩构成是一门科学性、逻辑性很强的学科,循序渐进,才能逐步深入步入色彩的殿堂。
原色原色是指不能用其他色混合而成的颜色。而原色则可以混合出许很多多其他的色彩。在依顿色相环中红、黄、蓝为三原色,
他把这三种原色的尺度定为:
红:不带蓝也不带黄味的红色。
黄:不带绿也不带红味的黄色。
蓝:不带绿也不带红味的蓝色。
间色由任意两个原色混合后的色被称为间色。那么,三原色就可以调出三个间色来。它们的配合如下:
红+黄=橙
黄+蓝=绿
蓝+红=紫
以上原色色像混合所得的橙、绿、紫既是我们所说的间色。
复色由一种间色和另一种原色混合而成的色,被称为复色。复色的配合如下:
黄+橙=黄橙
红+橙=红橙
红+紫=红紫
蓝+紫=蓝紫
蓝+绿=蓝绿
黄+绿=黄绿
所得得六种复色为:黄橙、红橙、红紫、蓝紫、蓝绿、黄绿。
白色越加色彩亮直至达到极限白色,玄色越加色彩越暗直至达到极限玄色。
这样由原色、间色、复色组成了一个有规律的12种色相的色相环,犹如彩虹的接续,在这个色相环中,每一种色相都有它自己
相应确定的位置。色彩原理-色相、明度、纯度
在我们糊口的附近,一般人往往只停留在对色彩的表层熟悉,也就是对红、黄、蓝、绿(色相部门)等较纯颜色的分辨。假如遇到淡
一点的色就加一个“浅”字,重一点的色就加一个“深”字,而一旦碰到中间调的色就称之为“旧”了。这种对色彩简朴地熟悉,
对要进入美术专业学习的人来讲是远远不够的。造成这种现象的原因,就是对色彩原理不够理解所致。如何走进神秘,丰硕的色彩世界,把握色彩的基本原理,我们不妨借用色立体的结构原理,来说明构成色彩理论的三大基本要素:色彩的色相,明度,纯度,和以之三者之间的关系。
为阐述利便,我们先弄懂有关名词的概念和图列演示。
色立体色立体是借助与三维空间的透视理论,立体的表现色彩的色相,明度和纯度的一种色彩坐标体系。这种坐标的构成方式,
可以匡助你学会从平面的角度分析理解色彩在空间的延续。
色相色相是色彩最显着的特征,是指色彩的相貌而言,一般用色相环来表示。通常的色相环有12色,20色,24色,100色。
明度 明度示指色彩的明亮程度,一般用明度轴来表示。
纯度 纯度示指色彩的纯净的程度,可以用纯度阶段表现。
有了识别这三中色彩的能力,你就初步把握了色彩变化的规律,无形中开阔了自己的色域。使你熟悉色的能力不只停留在表层,
而是走上科学的识别色彩、理解色彩的专业化道路。
色彩原理-色相对比因色相的差别色彩对比关系被称为色相对比.
色相对比是一种相对单纯的色彩对比关系,视觉效果光鲜,亮丽.一般来讲色相对比可借色相环做辅助说明,根据色相环排列的顺序我们
把相对比归纳成六个方面,说明它的对比规律和视觉效果.
1、统一色相对比
所谓统一色相,是指两个颜色在色环上位置十分相近,大约大5摄氏度左右.在对比关系上也就是一个色与相邻的另一个色的对比,由于
两者相距非常近,故色中的同种因素多,产生的对比效果就弱,在色彩学中被称为统一色相对比,从视觉的角度讲也可以称为弱对比。
2、类似色对比
类似色相的概念是指两个颜色在色相环上的位置大约在45度左右,间隔较近,两色之间色差不大。就对比而言,它们的对比关系被称
为类似色对比,从视觉的角度讲属于中弱对比。比较统一色相对比,它显得同一中有变化,变化中不失和谐。
3、对比色对比
对比色相的两色在色相环上相距较远,两色之间的共同因素相对减少,在色环上的间隔大约在100度左右,两色对比被称为对比色对比,
它们的视觉效果鲜亮、强烈,也被称为中强对比。
4、互补色相对比
互补色相对比是指两色的位置在色相环直径的两端,是色距最远的两个色,这两色相距180度,那么它们的对比关系则是最强烈、最富
刺激性的,在色彩学中被称为互补色相对比,就视觉来讲则是强对比。
5、全色相环色相对比
全色相环上12色或6色的对比,称为全色相环色相对比,但因为色相良多,轻易产生杂乱、不安定及难以形成同一效果的缺点,因此在
组织色彩时一定要留意色块大小面积的处理和色调的选择。
6、全色相秩序对比
这种对比手法主要是指色相的推移,可在色相环上取全色相的1/3、2/3或全色相进行秩序推移,这种方法构成的画面使色彩有光感,显
得绚丽夺目。
纯熟把握色相对比的方法会为每个初学色彩者今后运用纯色设计打下坚实的基础,并能使你从中感悟、体验到色相之间的无限变化和
强烈的表现力。
因色彩明度的差别而形成的对比关系被称为明度对比。
色彩明度关系有着两个方面的含义:
1、色彩自身的明暗关系(不加黑、白色)
2、色彩混入黑、白色后所产生的明暗关系。
我们这里讲的明度对比,是根据第二种含义而言,也就是将色彩混入黑、白色后所产生的明暗现象如何进行组合、搭配使之产生
不同的视觉效果。
色彩明度的差别一般以色立体明度推移为基础,常用的是以孟塞尔色立体为例进行分析。
孟塞尔色立体的明度轴步度平均地由白-黑为11个色阶组成。0-10两端为黑和白,1-9为不同明度的灰。明度轴由下至上表明了明
度变化是逐渐有规律地形成的。
为了讲解的明确、易懂,我们也可以暗明度轴所示数字的顺序把明度关系分为三个层次:
a 0-3,为低明度 (黑至深灰)
b 4-6,为中明度 (中灰)
c 7-10,为高明度 (浅灰至白)
明确了明度的三个层次后,我们将要谈谈明度的对比关系。
明度的对比关系也可以归为三个种别:
a 强对比
这种对比关系黑白反差大,视觉效果刺激。
b 中对比
对比关系适中,视觉效果平和。
c 弱对比
这种对比关系明暗反差小,视觉效果恍惚。
色彩原理-色彩调和的原理色彩调和是从音乐理论中引进的概念,是指各种色彩的配合取得和谐的意思。
色彩的调和有两层含义:一是色彩调和是配色美的一种形态,一般以为“好看的配色”,即能使人产生痛快、恬静感的配色是调和的。
二是色彩调和是配色美的一种手段。色彩的调和是就色彩的对比而言的,没有对比也就无所谓调和,两者既互相排斥又互相依存,
相辅相成,相得益彰。不外色彩的对比是绝对的,由于两种以上的色彩在构成中,总会在色相、纯度、明度、面积等方面或多或少
地有所差别,这种差别必定会导致不同程度的对比。过分对比的配色需要加强共性来进行调和;过分暧昧的配色需要加强对比来进行
协调。从美学意义上讲,色彩的调和可以说是各种色彩的配合在同一与变化中表现出来的和谐。
色彩调和的原理:
1、互补色平衡论从色彩视觉生理角度上讲,互补色的配合是调和的。由于人在视觉某一色时,老是欲求与此相对应的补色来取得生理的增补平衡。伊顿说:
“眼睛对任何一种特定的色彩同时要求他的相对补色,假如这种补色还没有泛起,那么眼睛会自动将它产生出来。恰是靠这个事实的气力,
色彩和谐的基本原则中包含了互补色的规律。”孟塞尔色彩调和论也是以部色理论为依据的,他以为若把构成画面的各种颜色全部混合
(或放在回旋转盘上混合),假如产生第五级明度的灰色,那么,色彩配合是调和的。
2、天然色彩秩序论因为人糊口在天然中,来自天然色调的配合和连续性,成为人视觉色彩的习惯和审美经验。天然界景物的明暗、光影、强弱、冷暖、灰艳、
色相登色彩的变化和相互关系都有一定的天然秩序即天然的规律。例如,光线照射在一个物体上,必定会产生高光、明部、明暗接壤、暗不、
反光、投影。物体的明暗和色彩变化是有秩序的、有节奏的、非常协调的,人们都会不知不觉地用天然界的色彩秩序去评判色彩艺术的优劣,
因此,色彩的调和要求各种色彩必需建立一定秩序。色立体的色相系列、明度系列、纯度系列是按照一定秩序排列制作的,因此,在色立体
中,任何直线的、圆的、椭圆的、螺旋形的......凡是有秩序的方向,所选择的配色都是调和的。
3、配色明快论
在视觉上,即不外分刺激,又不外分暧昧的配色才是调和的。配色的调和取决于是否明快。一般来讲,过分刺激或过分暧昧的配色都会使人
产生一种不痛快的情绪。变化与同一是配色的基本法则。变化里面求同一,同一里面求变化,各种色彩相辅相成才能取得配色美。
4、面积比例论
歌德以为原色和间色的和谐面积比是,
黄:橙:红:紫:蓝:绿=3:4:6:9:8:6
孟塞尔以为:构成画面的各种色彩相混合,只有产生中性灰时才能取得色彩和谐。色彩和谐与面积比同时与纯度有关,由于红(R5/10)
与青绿(BG5/5)平等的面积在回旋转盘上旋转混合并不会得到明度为5的灰。显然是由于红的纯度高,而绿的纯度低之故。他以为只有把红
色纯度降低或红的面积减为青绿的一半,才能取得和谐。
总之,配色中较强的色要适当缩小面积,较弱的色要适当扩大面积,这是色彩面积均衡的一般法则。当然,色彩的面积均衡的取得是一种
色彩静态美的方法,假如在一幅色彩构图中使用了与调和比例不同的配色,有意识地让一种色彩占支配地位,那么将取得各种富有感染力
的配色效果。
5、审美心理共识论
能引起观者审美心理共识的配色是调和的。因为各个民族以至每个人的心理特点(如性别、春秋等)、心理变化(如欢乐、喜悦、悲哀等)
和生存的社会前提(如文化、科学、艺术、教育、政治经济等)、天然环境的不同,表现在气质、性格、兴趣、爱好以及风俗习惯等方面是
不尽相同的,在色彩方面各有偏爱。各个时代、各个地区、各个时期,人们对色彩的审美要求、审美理想也是不一样的。不同的色彩配合能
形成富丽华贵、强烈热闹高兴、欢乐喜悦、文静典雅、蕴藉沉静、朴素大方等不同的情调。当配色反映的情趣与人的思惟情绪发生共识时,也就
是当色彩配合的形式结构与人的心理形式结构相对应时,人们将情不自禁地感慨感染到色彩的和谐与愉悦,并强烈地产生色彩装饰的念头和据有欲。因此,进行色彩设计必需研究和认识不同消费对象的色彩喜好心理,分别情况,区别对待,做到有的放矢。
6、合目的论
合目的性的配色是调和的。配色必需考虑到用途(实用性)和目的(目的性)。例如:用于仪表、交通讯号、路标的色彩要求醒目凸起,
对比强烈的异色相配是合用的。用于工作场所的色彩一般应选用柔和明亮的配色,要避免使用过分刺激、轻易导致视觉疲惫降低工作效率的
对比强烈的配色。建筑设计、室内设计、服装设计、贸易设计、工作设计等,因为使用功能的区别,都对配色有特定的要求。
色彩原理-色彩美与审美主体
色彩美与审美主体有关,色彩本身无所谓美,只是美的客观前提,只有当色彩美的前提与人联系起来之后才产生色彩美的反映。因此,色彩
成为美的对象取决于人对色彩的感慨感染和作出的评价。有人爱红,有人爱绿,有人爱冶艳,有人爱平淡;统一色彩或一组色彩,有人觉得美,
有人以为它并不美;甚至统一个人也会有时觉得它美,有时又不以为它美。中国古代思惟家庄子以为,“美晋皆在其心”,色彩美不美由“
人心”决定。对色彩美的感慨感染因人而异,因情而变。各个时代、各个民族、各个地区因为政治、经济、文化、风俗习惯、宗教信奉以及地舆
环境的不同,对色彩的审美要求、审美思惟不尽相同;不同的人,因为性别、春秋、文化涵养以及气质、性格、兴趣、爱好等方面的不同,
对色彩也各有偏好;即使是统一个人,因为遭遇、心境而产生情绪变化,对色彩的感慨感染和审美心理也不是固定不变的。所以,只有当色彩所
反映的情趣与人们所向往的精神糊口产生联想,并与人们的审美情绪发生共识的时候,也就是说只有当色彩配合的形式结构与人们的审美心
理形式结构相对应时,人们才会感慨感染到色彩美的愉悦。
因为色彩审美主体的复杂性和多边性,因此,我们在讨论色彩的美感和表现力时,既要研究各种色彩由糊口联想而产生的一般的普遍意义,
同时又要留意到不同的时代,不同的人,不同的观念有着不同的审美尺度,对色彩的内涵与表现力也有不同的理解和注释,色彩美必定具有
时代的特征和个性表现的一面。
色彩原理-色彩的魅力
色彩是形象设计领域中的一大重点。色彩包括三原色、间色和补色。色相、明度和纯度是色彩的三大要素,它们深浅明暗、大小块面的搭配
变化演绎出缤纷时尚。
色彩的搭配具有极强的目的性,是一个非常详细的、创造性的审美过程。黑、白、灰最能体现优雅、理性、高贵、神秘类型的气质,将此三
色艺术化搭配,简朴中储藏着无限变化,更具意想不到的惊人效果。常用的多色相配色以少量色种为基础,按“大同一协调、小对比”的规
则配色。以相同或相近色相加、以明度和纯度的变化体现区别的弱对比配色系列,具有同一协调、柔和素雅的效果,但缺少动感,易显得单
调清淡。中对比配色系列和强对比色系列的共同点是具有不同程度的光鲜醒目、高兴强烈热闹的视觉效果,但也不易同一协调,轻易引起视觉疲
劳。色彩高明度格调的作品会形成优雅明亮的氛围,具轻松温顺明快的效果;中明度格调的作品中,中明度、高纯度的配色丰满有力,中明
度、中纯度的配色则显得蕴藉庄严;低明度格调的作品具有沉静庄严、严厉忧郁、文弱内向等效果。色彩纯度越高,颜色越鲜艳华丽,效果
越活跃强烈热闹;纯度越低,色彩越昏暗迷朦,效果越朴素沉静,甚至有软弱内向的感觉。
一般而言,高明度和纯度的色彩体现暖、轻、动、近、大、高兴、华丽等情感效应;反之,则体现出冷、重、静、远、小、沉静、质朴等情
感效应。在形象设计中,要充分利用色彩的情感效应来调节改善视觉效果和展现人物个性;利用膨胀收缩、远近大小等错觉来调整体型、
脸型的轮廊以掩饰人物形象的缺陷,凸起其柔美之处。
色彩原理-色彩温度
色彩温度 相差3摄氏度
我们常说,蓝色带来凉爽感觉,而红色等带来温馨浪漫感觉。有业内人士表示,当置身于不同色彩的环境时,如看到红色或看到蓝色时,
感觉的温度会有3摄氏度的差别。
了解不同色彩所产生的不同的心理效果,对于我们根据季节不同做不同的布置会有很好的匡助。
例如:室内布置中包含良多颜色,用一种单纯色彩可能使室内空间看起来更大一些;占很大面积的墙壁或窗帘,采用大块图案会使屋内
看起来更狭窄——
这些颜色布置的小秘诀,可以让我们在布置居室时更得心应手。以下是一些基本颜色对人产生的心理效果,您在布置居室时可参考使用。
红色:红色属于热情而又精力旺盛的人。但红色使用过多,会感觉疲惫。
粉红色:使皮肤看起来更惬意、更锦绣。但使用太多或使用不当的话,会给人轻浮的感觉。
黄色:这种颜色可以在人心情不好时,让人燃起但愿与勇气。由于它是膨胀色,所以在大面积使用时,宜使用比较柔和的中间色。
绿色:可以使心情和身体两方面感觉平和,是使人放松下来的颜色。绿色用于大面积时要尽量选择明亮的色调。
蓝色:可以使人心情平静,是最适适用来作睡房的颜色。
茶色:使人联想到大天然的土壤、木头等,给人以安心感觉。假如家中大量使用木质家具时,搭配的地板选用深茶色等较深光彩为好
白色:没有压迫感的白色,用于墙壁或天花板令人感觉宽敞。但是假如连地板也用白色的话,会使人情绪不不乱,不禁想要逃避。
玄色、灰色:配一点天然材质或明亮的色调,黑、灰色将施展厚重暗色的魅力,是很有特色的布置
Ⅲ 在油画创作中,怎样才能让色彩发挥出最好的效果
造型、色彩、光影、笔触是创作和欣赏油画时,都要考虑的元素,造型通过科学写实手段,可以让油画画面的外在形象贴合真实性的要求,色彩不但可以表现强化造型的精确性,还能展现画家的情绪和思想,更能提升视觉冲击力。光影和笔触是体现画面节奏感和韵律感必不可少的元素,同时,笔触跟色彩结合起来,能展现出强烈的主观情感。
(梵高·花园花开)
油画跟国画都是视觉艺术,它们的画理实际上都一样,都是采取一定方法,让画面色彩不产生冲突和遏制。
从这个意义来讲,油画中在设色时,不能使用同一种色彩或色调,每种色彩或色调在画面不同地方使用时,要有明显的区分,哪里轻哪里重都要贴合画面的主题。在这一点,完全可以参考梵高和雷诺阿的油画色彩。
Ⅳ ps如何调出油画的质感和颜色
1. 首先打开原图:
2. 接下来对原图轻微调整,适当增加色温,对衣服高光适当恢复,曝光轻微减少。
3. 如果不想被画面中的绿色干扰,可以适当降低绿色饱和度。
4.接着对人物细节进行修饰(液化,图章修复皮肤)。
油画中运用较多的是黄色,因为原图中也没有太多可以利用的色彩,所以我们也就把后期色彩方向定位为黄色。
通过曲线调整让画面呈现复古黄,对蓝色曲线和绿色曲线分别调整,再对rgb曲线进行调整增加整个色彩对比度。
5.曲线调整完后(然后记得ctrl+alt+shift+E 盖印一个图层)。
6.接下来对画面进行渲染,利用插件Nik_Software Efex Pro 4.00 对画面进行柔化渲染(完成后ctrl+alt+shift+E 盖印一层)。
7.接下来我们开始利用PS内置滤镜对画面进行调节,使画面带上接近油画的笔触感。选择“滤镜-滤镜库”。
8.选择“滤镜-滤镜库”找到艺术效果中的干笔画,对画笔大小、画笔细节、纹理分别调整,找到适合的参数。
9.完成后画面呈现的效果,为了适当保留面部的细节,建立一个蒙版,用画笔工具对人物面部五官进行适当的恢复。
10.接着再次进入滤镜库,选择“纹理-纹理化”。
11. 完成。
需要注意的是,PS内置滤镜库中的干笔画效果在图像缩小后效果比较好,太大的图调整后再缩小就不太明显,所以可以根据需要适当调整。
Ⅳ 怎样利用色调来营造油画艺术作品的氛围
油画有两大创作要素,一是造型,二是色彩。色彩是油画的“半壁江山”,色彩是油画的语言,油画作品所蕴藏的丰富的情感情绪主要是通过色彩的渲染来抒发来表达。色彩也是油画最突出的优势和特色。
怎样利用色彩来营造油画作品的氛围,一直是艺术家努力探索实践的课题。从油画诞生初期古典主义创立形成之时,以达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔为代表的油画艺术家就积极摸索油画创作中的色彩关系处理运用,取得了丰硕的成果和宝贵的经验。
后印象主义大师梵高对于色彩的运用更是瑧于幻境。《向日葵》艳而不俗,挺拔妩媚,《麦田》还原了大地原野一片片成熟的小麦随风摇摆丰收在望的景象,《星空》以色彩的交织变幻让人仿佛感受到了星云的滚滚翻动宇宙在不停的运行。
怎样运用色彩来营造油画的氛围,大师们的经典之作就是最好的榜样。
Ⅵ 如何把握油画的统一色调
色调或冷或暧,或明或暗,或鲜或灰,还可以色相倾向分为绿调、红调、黄调、蓝调等。这个调字本身就是从音乐的调子借来的,因此也同音乐的调子一样,画家以此作为表现对境界或主题总体把握的一种艺术手段,也是作品色彩魅力的重要因素。这当然是依靠油画写生技巧的认识和经验积累,但有一点应当强调,不论写生还是创作,作为画家对色调的把握途径,都应当以写生为基础。主观的色调有时并不等于主体意识的强化,因为画家必须同大自然不断对话、不断呼应才能使主观心灵开窍,心灵开窍才能吸收大自然永不枯竭的美妙,才能逐渐形成自觉的艺术主体意识。这种对话和呼应即是写生以及写生前后的心灵感悟。
色调统一的把握在古典传统油画透明技法中是干后罩染,如同中国山水画中也有大洗、大染一样的技法。这种技法的实施,要求画过的颜料必须干透,因此中国山水画这一技法其实是属于积墨的范畴。19世纪印象派之后的厚涂法不能罩染,故以色域、色调、颜料种类的限制来控制。调和颜料时你中有我,我中有你,你你我我,浑然一体,玲珑剔透,自有气韵。其实是颜料纯度都降低而互相融合,从而形成统一的色彩调子。同样道理,中国写意画也不常用罩染和大洗法,对色调的把握其实与油画大同小异。比如山水中的浅绛、水墨、小青绿、大青绿等都具有异曲同工之甚至齐白石的大红花黑叶子技法,也颇似于油画中的颜料限制手段。
Ⅶ 油画颜料怎么能调颜色
油画颜料的调色方法:
1、亚麻油和松节油:学油画尤其是初学阶段,最好只用亚麻油和松节油,使用这两种基本材料熟练以后才能真正掌握油画的材料性,一流的大师很多都只用这两种东西,油画颜料并非配方越多就画得越好,乱用调和剂会适得其反。
2、底料层:要尽可能薄,胶的含量要合适,既不能吸油漏油,也不能打滑。
3、色层:要严格遵循肥盖瘦的原则。慎用调色剂,如果底层颜料含油过多,会造成上层颜料打滑或干燥后剥落,而且含油越多变色越严重;
4、下层颜色干燥后再覆盖上层颜色。如果下层颜色没干透,直接覆盖,会吸油,变得黯淡污浊,表面没有光泽,这种情况无法挽救,所以一定不能发生。
油画色层干透与否不能靠眼睛或手判断,表面干不代表已干燥可覆盖,一般中等厚度的色层要等一周左右覆盖比较保险。
5、颜料:含油量越少的颜料质量越好,变色越微弱。要购买画一幅可以保存的油画的标准颜料,不要购含油超标,和含有不能公开成分的各种添加剂的颜料,以免使得本来颜色就不正的颜料在干燥过程中变得更难看,而且干燥速度过慢,按正常速度画油画很难做到不吸油。
6、调色剂:不要轻易用含油达玛树脂的三合油,达玛可以增加色层光泽度,部分遮掩吸油造成的光泽消失,但变色还是一样变,达玛本身不会变,但三合油中的亚麻油会变。达玛有隔绝空气的作用,会导致下层颜料变色非常严重。
7、达玛:是帮助画家增加色层的粘度,大多数时候是用于特殊配方的层间衔接剂,而不是用于色层。用于色层会增加颜料的流动性,使颜色寡气艳俗,需要慎用。
(7)工业题材的油画的色彩如何处理扩展阅读
油画颜料使用的注意事项:
1、底层颜色中亚麻油可以和松节油混合使用,随着色层的上升,松节油成分应该稳步减少,这就是肥盖瘦。
2、亚麻油最好用晒过的稠油,新鲜亚麻油流动性过强,且干燥慢,变色严重,晒过的很稠,而且速干,干燥后是变色最微弱的。这种油可以自己做,把生油倒进盘子里敞开晒半年就能用了。
3、油画的底子要过关,不然会漏油,而且无法补救。
4、如果是直接画法,不要用松节油,因为松节油挥发非常快。
5、如果预备多层画,要防止吸油,可以等一层干透后再动笔或完全没干继续画,不能在表皮干燥而里面没干的画面继续画,否则吸油,继而造成颜色层次差很多。
Ⅷ 如何理解油画中的色彩关系以及油画色彩底纹
如何理解油画中的色彩关系
一、油画色彩关系 所谓色彩关系,在这里主要是指物体在不同的光照下其色彩产生变化的一般规律。长期以来,人类一直都是更多地通过直观去认识物体的色彩,那时人们的思想中只有固有色的概念,即所谓的红太阳、黄土地、白云、蓝天……只有近代自然科学的发展才给我们提供了新的有关色彩的知识,从此人类终于懂得了大自然之所以呈现出五彩缤纷、万紫千红,是由于各种不同的物体吸收或反射光波的能力有所不同的缘故。于是认识到除了物体本身的固有色以外,对物体所呈现的色彩起重要作用的还有光源色和环境色。
人类很早就发现了色彩的冷暖关系,即凡是偏红、黄的颜色都属暖色,而凡是偏蓝、绿的颜色都属冷色。暖色通常都给人造成一种亢奋的刺激,而冷色则给人留下一种退缩的感觉。灵活地运用色彩的冷暖对比,可使我们在画面上创造出强烈的空间感觉。绘画中的冷暖又是一个相对的概念,或冷或暖依对比而言。一个有经验的色彩画家会非常迅速和恰如其分地把握画面色调微妙的冷暖变化,并且主动大胆地去运用这种关系,使之服务于自己的艺术创造。而对一个初学者来说,学习如何去掌握和拥有这种能力,则是一个相当重要的课题。因为客观物象色调的冷暖变化,常常并不都是那样鲜明的,它们常常处于一种模糊的状态之中,只有当我们掌握了这种色彩知识,才有可能去进行正确的认识和判断。
我们将任何一个原色与另两个原色相混合所构成的间色相加就可获得完整的日光的颜色,于是我们可以从中认识到色彩的三组互为补充的关系(即补色关系)。红——绿(蓝十黄)蓝——橙(黄十红)黄——紫(红+蓝)原色都是最为纯净的色彩,而只要我们在其中加入对比色的成分它就会马上显得混浊起来,而且越是保持原色状态的颜色对比越强烈,加入对比色(间色)的成分越多,色彩的对比越弱。可以说能否熟练地掌握色彩的冷暖对比和补色关系,是我们能否学好色彩的一个极为重要的关键,在这个问题上也同样没有什么捷径可走,只有经过长期的刻苦训练,才有可能掌握并且得心应手地运用这种色彩表现的语言。
二、油画色相 色相就是色彩的倾向,即色彩的姓甚名谁,其实即便是最为含混不清的各种灰色也自有其明确的色彩倾向。辨别的方向仍旧和前面所介绍的一样,只要我们把各种不同的灰色放在一起去进行比较,马上就会判明哪块颜色偏红灰、哪块颜色偏绿灰,或者黄灰、紫灰……一幅缺乏明确的色彩倾向的绘画作品是令人乏味的,而一个色彩画高手恰恰十分擅长去设法从那种极为接近的色相中找出一些微妙的倾向来。这对初学者而言肯定也是一道大大的难题,因而他们的画面色彩一般都会显得单调、晦暗、呆板。在古典油画时代,由于那时的画家作画时更多的是依赖于画面的素描关系,因而那时的油画基本上都是“酱油色调”,很少看得出多少明确的色相来。今天的现代油画使这一切都从根本上得到改观,许多现代画家的油画作品可以说就是用纯色画出来的,这就是为什么当们参观现代油画展览时往往总能够感受到一种清新的空气与生命的激情。
三、油画色度 色度是指色彩的明暗与深浅的程度,也叫明度。若用未经严格训练的眼睛去恰如其分地分辨色彩的色度是很困难的。比如说直接从锡管里挤出来的红颜料和绿颜料,由于红色更能刺激人的眼睛,一般人很可能会觉得之比绿色更亮。但如果我们把它拍成黑白照片,说不定你会发现它们的深浅程度原来是一样的。区分不同色相而色度又很接近的色块的深浅,同样需要用比较的方法。如果我们不能在画面上区分出各色块的微妙的色度关系,那么这幅作品肯定就表现不出丰富的素描层次来。
四、油画纯度(饱和度) 纯度是指色彩纯净的程度。纯度这个概念也与色相密切相连,一般的情况下越是色相明确的颜色纯度越高(白色或某些带粉质的颜色除外)。原色是最为纯净的颜色,因而有最高的饱和度。相反,调和次数越多或者加粉、加黑越多的颜色就越缺乏饱和度。一幅色彩艳丽的绘画作品上至少总要有那么或大或小的一块或几块饱和度比较高的色彩。完全没有饱和色的画面肯定是疲软无力的;反之饱和度一旦超过了画面的需要时,又会使人觉得色彩浅薄、单调。这时我们就要设法降低它,方法也是调入各种对比色、灰色和带粉的颜料。
Ⅸ 在油画的创作中,如何正确的观察色彩
Ⅹ 油画怎么调色
油画基本调色技术:
1、真正的调色不能在调色板上,而应在画布上,只有画面才能告诉你需要什么颜色。写生作画,眼睛基本不看调色板,而看画面与对象。即使在调色板上取用几种颜色也是简单地调合,在画面上才是最后的综合。如果在画板上调得过分均匀,色感必单调死板。
此外,画面存在未干的颜色,调色时必须考虑画面颜色成分,如果在调色板上调准了颜色,加上画面已有的底色又会变得不准。
2、颜色种类不必太多,十多种即可,它们是:白、柠檬黄、中黄、土黄、金土黄、(或生赭)、桔黄、朱红、西洋红、深红(或紫红)、淡紫红、土红、熟褐、粉绿、土绿(或橄榄绿)、翠绿、湖蓝、群青、黑。19至21种颜色即可。
3、调色板上放颜色的顺序,基本可按前面所提颜色顺序排下来,暖色放一边,冷色放一边,而每一种颜色又由浅到深排列,如柠檬黄、中黄、土黄、生赭......这样就有一种素描深浅之概念。假如在画很深颜色的暗部,需要再亮一点暖一点,就可试调生赭,不够再用土黄,再不够可用中黄,以此类推。画暗部千万不可乱用白色,一用白色就不透明了,颜色发粉。
4、白、土黄、土红、熟褐、土绿、翠绿、群青、黑,是油画的基本常用色,它们也不易变色。熟褐、深红、翠绿是暗部用色的三个宝。土黄、土红是亮部的基本常用色。柠檬黄是风景作品中高光、逆光、亮部很可贵的颜色,色感较冷。
土绿(或橄榄绿)、中绿,对画树而言,起万能的作用,如树的暗部土绿加熟褐,偏冷可加群青,树的亮部中绿加土黄、柠檬黄,夕阳或秋叶可再加桔黄。
5、头像暗部:土红加象牙黑(北欧学派,较透明),土红加翠绿(东欧学派)。如果用朱红加中绿也可产生相当不错的暗部色彩。粉绿、淡紫红是脸部和人体中间过渡面的调合色。 画很白的女人体,白、土黄、土红、粉绿、中绿是基本用色,有时需要朱红。
室内头像高光:白加象牙黑,少量土黄。要学会运用象牙黑。暗部、亮部、中间色调都可用,往往同白色一样重要。颜色粉,往往问题产生在暗部,暗部不透明,画粉了,整个画面就会太粉。
6、在同一物体的同一色彩中还会有冷暖的变化,不会绝对均匀,肯定有偏蓝紫或偏黄绿等色,如果对色彩敏感,是可以感觉得到的。
因此在每一局部色块中,都应有所选择,把最美的色彩倾向扩大为整体的色彩。如果每一局部色块都有所取舍和提高,整体的色彩感就比真实的色彩更加完美。要养成会找好看色彩的倾向。
7、如果要形成色调,要肯定色调总的倾向,然后在调色上加以处理。例如金黄色的秋天,总倾向是偏黄色的调子,以中黄为基色。就可在暗部、亮部、天、地、树等一切色块中,成分不同地调入中黄。
要大面积色彩调合,小面积色彩对比。可以适当把冷色加暖,暖色变冷,色彩会更加好看,如冷红、暖灰。
8、透明覆色
即用不加白色而只是被调色油稀释的颜料进行多层次描绘。必须在每一层干透后进行下一层上色,由于每层的颜色都较稀薄,下层的颜色能隐约透露出来,与上层的颜色形成变化微妙的色调。
例如在深红的色层上涂罩稳重的蓝色,就会产生蓝中透紫即冷中寓暖的丰富效果,这往往是调色板上无法调出的色调。
这种画法适于表现物象的质感和厚实感,尤其能惟妙惟肖地描绘出人物肌肤细腻的色彩变化,令人感到肌肤表皮之下流动着血液。它的缺点是色域较窄,制作过程工细,完成作品的时间长,不易于表达画家即时的艺术创作情感。
9、不透明覆色
也称多层次着色法,作画时先用单色画出形体大貌,然后用颜色多层次塑造,暗部往往画得较薄,中间调子和亮部则层层厚涂,或盖或留,形成色块对比。由于厚薄不一,显出色彩的丰富韵意与肌理。透明与不透明两种画法没有严格的区别,画家经常在一幅画作中综合运用。
表现处在暗部或阴影中的物象时,用透明覆色法可以产生稳定、深邃的体积感和空间感;不透明覆色法则易于塑造处在暗部以外的形体,增加画面色彩的饱和度。19世纪以前的画家大都采用这两种画法,制作作品的时间一般较长,有的画完一层后经长期放置,待色层完全干透后再进行描绘。
10、不透明着色
也称为直接着色法、即在画布上作出物象形体轮廓后,凭借对物象的色彩感觉或对画面色彩的构思铺设颜色,基本上一次画完,不正确的部位用画刀刮去后继续上色调整。这种画法中每笔所蘸的颜料比较浓厚,色彩饱和度高,笔触也较清晰,易于表达作画时的生动感受。
19世纪中叶后的许多画家较多采用这种画法。为使一次着色后达到色层饱满的效果,必须讲究笔势的运用即涂法,常用的涂法分为平涂、散涂和厚涂。平涂就是用单向的力度、均匀的笔势涂绘成大面积色彩,适于在平稳、安定的构图中塑造静态的形体;
散涂指的是依据所画形体的自然转折趋势运笔,笔触比较松散、灵活;厚涂则是全幅或局部地厚堆颜料,有的形成高达数毫米的色层或色块,使颜料表现出质地的趣味,形象也得到强化。
(10)工业题材的油画的色彩如何处理扩展阅读:
油画颜料调色
先用笔蘸一点油画色,再蘸一点调色油调匀即可上画。紫色和绿色相当重要,千万少用纯色,世界上纯色的东西实在太少,初学一定少用水。调色公式:
熟 褐 色 = 柠檬黄 + 纯黑色 + 玫瑰红
粉玫瑰红 = 纯白色 + 玫瑰红
朱红色 = 柠檬黄 + 玫瑰红
暗红色 = 玫瑰红 + 纯黑色
紫红色 = 纯紫色 + 玫瑰红
褚石红 = 玫瑰红 + 柠檬黄 + 纯黑色
粉蓝色 = 纯白色 + 天蓝色
蓝绿色 = 草绿色 + 天蓝色
灰蓝色 = 天蓝色 + 纯黑色
浅灰蓝 = 天蓝色 + 纯黑色 + 纯紫色
粉绿色 = 纯白色 + 草绿色
黄绿色 = 柠檬黄 + 草绿色
墨绿色 = 草绿色 + 纯黑色
粉紫色 = 纯白色 + 纯紫色
咖啡色 = 玫瑰红 + 纯黑色
藤黄色 = 柠檬黄 + 玫瑰红
土黄色 = 柠檬黄 + 纯黑色 + 玫瑰红
不管什么颜色注意 :只能用2-3种颜色调出来,过多的颜色,调出来的非常的不纯。